30. 4. 2020

2001: A Space Odyssey (1968)

   V roku 1968 boli v amerických kinách uvedené dve významné sci-fi snímky. Najprv, vo februári, to bola Planet of the Apes (1968), po ktorej potom, v apríli, mala premiéru práve 2001: A Space Odyssey (1968).

STORY LINE

   Koncom 50-tych rokov nastupuje vo Francúzsku nová (mladá) generácia režisérov, ako boli napr. Jean-Luc Godard, Claude Chabrol, Louis Malle, Alain Resnais alebo François Truffaut, ktorí odmietali dovtedajšie zaužívané filmové normy a postupy, ale vo svojich dielach[1] experimentovali, či už s technickou a vizuálnou stránkou filmu (použitie strihu a kamery) alebo s formou rozprávania (postavy komunikujú s divákmi). Pre túto mladú generáciu sa zaviedlo pomenovanie Francúzska nová vlna. V priebehu tej ďalšej dekády sa táto nová vlna rýchlo rozšírila aj do ostatných krajín, ako Československo, Japonsko, Veľká Británia alebo v druhej polovici 60-tych rokov potom aj do USA, kde sa táto nová vlna začala označovať ako Nový Hollywood. Prvé takéto diela vznikali už od roku 1966,[2] no a svoje dôležité miesto nimi zastáva taktiež aj 2001: A Space Odyssey (1968), za ktorou stál režisér Stanley Kubrick. Práve táto jeho snímka však najlepšie vystihuje celý Nový Hollywood, keďže so sebou prináša nové prístupy nielen v technickej stránke, ale aj vo forme rozprávania, z tohto dôvodu je tento film revolučným v mnohých oblastiach a tiež je jedným z najdôležitejších diel kinematografie. Rovnako, ako Dr. Strangelove or: How I Learned to Stop Worrying and Love the Bomb (1964), ktorý odrážal vtedajšiu atmosféru a dobu, keď iba 2 roky predtým, v októbri 1962, hrozilo vypuknutie vojenského konfliktu medzi USA a ZSSR, kde svet stál len kúsok od jadrovej vojny,[3] tak aj 2001: A Space Odyssey (1968) reflektovala Studenú vojnu, ale jej inú etapu, resp. iné obdobie, vesmírne preteky medzi USA a ZSSR. V októbri 1957 ich odštartoval ZSSR, keď vypustil prvú umelú družicu Zeme Sputnik 1 a v júli 1969 vyvrcholili, keď kozmická raketa USA, Apollo 11, pristála na Mesiaci. Spolu s tým, ako obe krajiny začali „dobývať“ vesmír a získavať jeho prvé zábery, sa ľudia čoraz častejšie zaoberali myšlienkou, čo by sa v ňom mohlo nachádzať. Z tohto dôvodu sa na prelome 50-tych a 60-tych rokov, keď boli vesmírne preteky a vyslanie človeka do vesmíru aktuálnymi neváhali rôzny filmári, ako aj spisovatelia science fiction popustiť uzdu svojej fantázie a ponúknuť vlastnú víziu hľadania mimozemského života a skúmania v nekonečnom vesmíre. Po dokončení prác na Dr. Strangelove or: How I Learned to Stop Worrying and Love the Bomb (1964) sa Kubrick začal zaujímať o vesmír, stále viac ho fascinovala možnosť existencie mimozemského života. Tento záujem u neho nepodnietili len vesmírne preteky, ale tiež aj japonské sci-fi snímky, ktoré hojne využívali špeciálne efekty,[4] predovšetkým to bolo sci-fi Uchûjin Tôkyô ni arawaru (1956). Kubrick však najprv musel nájsť nejakého odborníka z oblasti science fiction, ktorý by bol zároveň aj jeho spolupracovníkom. Stal sa ním britský spisovateľ science fiction Arthur C. Clarke, ktorému Kubrick povedal, že chce vytvoriť film o vzťahu človeka a vesmíru. Pri hľadaní vhodného námetu od ktorého by sa mohli odraziť navrhol Clarke svojich 6 krátkych poviedok, z ktorých si v máji 1964 vybral Kubrick tú s názvom The Sentinel (1951).[5] Kubrick a Clarke ju však najprv museli rozšíriť, výsledkom čoho bolo, že novela, ale aj scenár vznikali súčasne, pričom Kubrick aj Clarke pracovali na oboch spoločne.[6] Novela a scenár sa síce písali súbežne, avšak po ich dokončení boli medzi nimi rozdiely. Scenár preto nie je priama adaptácia knihy, ale ide si vlastnou cestou. Novela toho pre čitateľa viacej odkrýva, detailnejšie mu popisuje niektoré veci a sprostredkuje mu lepší obraz o nich. V rozhovore z roku 1970 sa Kubrick vyjadril, že jedným z hlavných rozdielov medzi filmom a novelou je, že novela sa pokúša vysvetliť veci oveľa explicitnejšie než film, čo je nevyhnutné vo verbálnom médiu, akým je kniha. Clarke v novele, podľa Kubricka, jasnejšie čitateľovi vysvetlil tajomný monolit a hviezdnu bránu, avšak on urobil svoj film tajomným, minimalizovaním dialógov a bez vysvetlenia a ďalej uviedol, že jeho film je v podstate vizuálny, neverbálny zážitok, ktorý zasahuje diváka na vnútornej úrovni vedomia, tak ako aj hudba alebo maľba. Technické spracovanie tejto snímky je nielenže na veľmi vysokej úrovni, ale zároveň bolo vo svojej dobe aj revolučným. Výprava pozostávala z modelov vesmírnych lodí alebo technológie budúcnosti a výrazne ju ovplyvnili dva vzdelávacie filmy, a to kanadský krátkometrážny dokument Universe (1960) a americký projekt To the Moon and Beyond (1964), ktorý vznikol špeciálne pre veľtrh v New Yorku, na prelome rokov 1964 a 1965, kde mal potom aj premiéru. Kubrick pre svoj film najal tiež aj niekoľkých technických poradcov, pričom viacerých mu odporučil Clarke, ktorý s nimi už predtým spolupracoval. Kubrick chcel dosiahnuť realistické a vedecky uveriteľné modely. Z tohto dôvodu boli navrhnuté s mimoriadnym zmyslom pre detail, nielen pri ich exteriéroch, avšak aj interiéroch, aby pôsobili vierohodne. Na modeloch pomáhali tiež dvaja pracovníci z NASA, Harry Lange (zastával tu funkciu produkčného dizajnéra) a Fred Ordway (pôsobil tu len ako vedecký poradca). Pri nakrúcaní interiérov vesmírnej lode Discovery One bola využitá obrovská centrifúga, vysoká 12 metrov a vážiaca 30 ton, čo svedčí nielen o veľkoleposti filmu, ale aj o perfekcionizme režiséra. Vzhľad modelov, či už mesačnej základne alebo Discovery One, pri ich exteriéroch a interiéroch nielen poukazuje na veľkú fantáziu/predstavivosť samotných tvorcov a ich vlastnú víziu ďalekej budúcnosti, resp. technológii budúcnosti (napr.: „futuristický“ nábytok v mesačnej základni, zariadenie podobné tabletu, počítač s vysokou inteligenciou alebo videohovory), avšak tieto modely boli tiež inšpiráciou pre rôzne iné modely u sci-fi diel, ktoré vznikli neskôr, ako napr.: THX 1138 (1971), Dark Star (1974), Star Wars (1977) alebo Alien (1979). Masky (make-up) ľudoopov boli viac realistickejšie, než u konkurenčného sci-fi Planet of the Apes (1968), ale takisto aj vedecky presnejšie z pohľadu histórie. Strih je síce využívaný menej, keďže prevažujú dlhšie pasáže, ale revolučným sa stal kvôli jedinej scéne. Ide o moment, keď opica, resp. ľudoop vyhodí kosť do vzduchu a tá sa odrazu premení na orbitálny satelit. Strih zmenil nielen samotný „nástroj“ (kosť a satelit), ale tiež miesto (Zem a vesmír). Týmto strihom došlo k najväčšiemu skoku vo filmovej histórii, k akému kedy prišlo, konkrétne od doby spred miliónov rokov až do ďalekej budúcnosti. Kamera, ktorú mal na starosti Geoffrey Unsworth,[7] ponúka mnoho nádherných záberov vesmíru, jeho krásy, tajomnosti, ale aj neprebádaných kútov a veľkosti. Majestátnosť celej snímky ešte viac zvýrazňuje formát Super Panavision 70, v ktorom bola nakrútená. Ten sa vyznačuje tým, že používa 65mm negatív v kombinácii so sférickými šošovkami na vytvorenie pomeru strán 2.20:1.[8]



   Scény, kde sa kozmická loď Discovery One pohybovala alebo zmenila svoju perspektívu boli nakrútené priamym snímaním tohto modelu. Pri väčšine záberov bol totižto model nehybný a kamera bola umiestnená pozdĺž neho na špeciálnom držiaku, ktorého motor bol mechanicky prepojený s motorom kamery, čo umožnilo nielen opakovanie pohybov kamery, ale aj presné nastavenie jej rýchlosti. Vizuálne efekty boli tiež revolučné, keďže tvorcovia sa pri nich museli spoliehať na svoju vlastnú fantáziu. Napriek tomu, že vtedy už existovalo zopár fotiek a záberov Zeme z vesmíru,[9] tak všetko to ostatné, ako Jupiter, Mesiac a v podstate celý vesmír vytvorili ľudia, pracujúci tu na vizuálnych efektoch, len podľa svoje predstavivosti, ktorá sa však napokon neodlišovala od skutočnosti, ale bola k nej veľmi blízko. Prelomovým sa vizuálne efekty stali aj u scény Hviezdnej brány, kde jej autori zachytili prechod z jednej dimenzie do druhej. Farebné svetlá, ktoré v nej boli použité sa dosiahli vďaka využitiu dlhej expozície a pri otvorenej clone pohybovali pred kamerou rôznymi predmetmi, aby nasnímali tieto farebné bloky a objekty nezvyčajným spôsobom na film, tieto zábery potom previedli do trojrozmerného priestoru a vytvorili plynulú expozíciu. Po príbehovej stránke možno povedať, že nejde o klasický sci-fi film, ale o filozofické sci-fi dielo, ktoré ponúka divákovi mnoho interpretácii, čo bolo dovtedy u tohto žánru nevídané. Vznikli síce sci-fi snímky, ktoré predostreli divákom svoju víziu budúcnosti,[10] obsahovali morálne ponaučenie/posolstvo[11] alebo zobrazovali dobývanie vesmíru,[12] ale filozofické sci-fi, ponúkajúce rôzne jeho interpretácie a vsádzajúce najmä na vizuálny zážitok, to bolo v danej dobe originálne, hlavne u americkej filmovej tvorbe. Kubrick síce vsádza na vizuálny zážitok, o čom svedčí aj minimum dialógov, veď prvých aj záverečných 25 minút je bez dialógov, ale to neznamená, že by samotný dej nemal čo ponúknuť, práve naopak. Kubrick nerozpráva zápletku prostredníctvom dialógov (teda počutého), ale pomocou obrazov (teda videného). Rozprávanie pomocou obrazov a tiež minimum dialógov z tejto snímky robia okrem filozofického aj umelecké dielo. Celý dej je rozdelený do 4 hlavných častí/kapitol (úsvit ľudstva; základňa na Mesiaci; Discovery One a tajomný monolit pri Jupiteri). Každá z týchto častí ma síce svoj vlastný dej, avšak napriek tomu sú vzájomne prepojené a dokážu fungovať ako jeden celok. Prepojené nie sú iba tajomný monolitom, ktorý zohráva významnú úlohu u každej časti, ale aj tým, že sa navzájom konfrontujú a každá z nich vedie diváka k ich rôznym interpretáciám. Prvá kapitola (úsvit ľudstva) sa odohráva pred miliónmi rokov, kde zobrazuje život ľudoopa, predchodcu človeka. Táto časť sa dá najľahšie vysvetliť, lebo okrem poukázania na fakt, že vo vesmíre už vtedy mohli existovať omnoho vyspelejšie civilizácie než tá ľudská, tak narába aj s myšlienkou, že práve jedna z vyspelých mimozemských civilizácii sa priamo pričinila o to, že Človek začal rozmýšľať a tým sa definitívne oddelil od zvierat. V pasáži, keď si ľudoop uvedomí, že kosť mŕtveho zvieraťa sa dá využiť znamenalo veľký zlom vo vývoji ľudstva. Predchodca človek pochopil, že kosť môže použiť nielen na zaobstaranie si potravy, ale aj na zabratie teritória. Od tohto momentu sa totiž ľudstvo začalo pomaly vyvíjať. Druhá kapitola (základňa na Mesiaci) je situovaná do budúcnosti, kde sa venuje vykresleniu života Človeka v budúcnosti a vo vesmíre, pričom dôležitú úlohu tu zohráva aj tajomný cieľ cesty na Mesiac a záhadný nález, ktorí tu vedci objavili. Túto časť možno vysvetliť, ako zachytenie vrcholného vývoja Človeka na Zemi. Človek je už pánom Zeme a svoju pozornosť obrátil do vesmíru, ktorý sa takisto snaží podmaniť (viď. základne na Mesiaci). Dosiahol to vďaka vedecko-technologickému pokroku, čo je ostatne vidieť na zariadení vesmírnej stanice a základne na Mesiaci, ale je tu odlišnosť vo vzťahu Človeka so Zemou a s vesmírom. Človek je na Zemi dominantný druh a ovláda ju, ale Človek vo vesmíre je ešte len dieťaťom (práve tu je paralela s prvou kapitolou), lebo sa musí všetko učiť znovu.  Učí sa chodiť (na chôdzu používa kvôli gravitácii špeciálne topánky), učí sa jesť (jedlo prijíma pomocou slamiek) alebo sa učí vykonávať potrebu (návod na použitie toalety). Človek sa za milióny rokov vývoja stal pánom na Zemi, avšak rovnaký čas bude trvať, než sa vyvinie vo vesmíre a prispôsobí sa životu v ňom. Scéna, v ktorej vedci prídu k tajomnému monolitu je prvý fyzický dôkaz existencie mimozemského života a Človek si zároveň uvedomí, že vo vesmíre nie je sám. Tretia kapitola (Discovery One) zobrazuje tajomnú výpravu k Jupiteru a zlyhanie najmodernejšej umelej inteligencie, pričom túto druhú tému (počítače alebo iná umelá inteligencia sa postavia proti človeku) spracovali neskôr mnohé iné sci-fi, ako napr.: Westworld (1973), Demon Seed (1977), Blade Runner (1982) alebo The Terminator (1984). Tretia časť by sa dala interpretovať, ako okamih, kedy Človek vytvoril svoj najdokonalejší, najinteligentnejší, ale zároveň aj bezchybný/neomylný nástroj, (počítač, resp. umelú inteligenciu), ktorý ma navyše také isté emócie, ako ľudia (pýcha alebo strach) a tento jeho nástroj, ktorý mal byť vrcholom práce Človeka sa však nielen „pokazil“, keď spravil chybu, avšak dokonca sa proti nemu postavil, proti svojmu stvoriteľovi. Kubrick tu predpovedal budúci vývoj ľudstva, akým sa bude uberať, kde všetko bude závisieť od počítačov a inej umelej inteligencie, pričom tá sa môže napokon obrátiť proti nemu. Posledná, štvrtá, kapitola (tajomný monolit pri Jupiteri) je najzáhadnejšou zo všetkých. Sústreďuje sa na samotný monolit, ale funkcia je neznáma. Interpretovať túto časť preto nie je jednoduché a dalo by sa povedať asi iba to, že Človek, ktorý si podrobil Zem, kolonizuje Mesiac a má o vesmíre isté znalosti, tak tie sú v skutočnosti len veľmi malé, vôbec ho totiž nepozná. Jeho tajomstvá, kde zaradiť možno aj to, ako vznikol život na Zemi, zostanú pred ľudstvom zrejme už navždy skryté. Táto snímka vyniká skvelou tajomnou atmosférou, ktorá nielenže celý príbeh obostiera záhadou, avšak zároveň si každý jeden divák môže scény a ich význam vysvetliť odlišne. Ďalšou prednosťou tohto diela je, že kvôli tejto tajomnosti divák len veľmi ťažko dokáže odhadnúť, čo sa môže stať v nasledovnej scéne a tým pádom vôbec nevie predvídať, ako daná kapitola, nehovoriac o celom deji, skončí. Na tomto sci-fi je treba oceniť taktiež aj jeho snahu o hodnoverné vedecké zobrazenie rôznych detailov, ako sú napr.: gravitácia, oneskorenie rozhovoru medzi Zemou a astronautmi, nešírenie zvuku vo vesmíre (počuť len dýchanie astronautov), rotácia (vesmírnej stanice, vesmírnej lode a Zeme). Ďalej tu treba vyzdvihnúť tiež predpovedanie technologických zariadení, ako: počítače s umelou inteligenciou, tablety alebo videohovory. No a poslednom rade si zaslúži zmieniť taktiež réžia, lebo aj napriek takmer dve a pol hodinovej dĺžke dokáže byť toto dielo pútavé pre divákov, ale potom už záleží od každého jedinca, či mu bude zvolená forma rozprávania (minimum dialógov a rozprávanie obrazom) vyhovovať. Kubrick navyše vedel pracovať s minutážou dlhšou než dve hodiny.[13] Na postavách je pozoruhodné najmä to, že nie sú pre tento príbeh dôležitými, resp. nestojí na nich celá zápletka. Dôležitú úlohu tu totižto majú jednotlivé obrazy (scény) a čo chce s nimi režisér povedať, resp. ako si ich samotní diváci vyložia, ďalej tu má významnú úlohu tajomný monolit (akú má funkciu/úlohu?), no a ďalším „hlavným hrdinom“ je tu tiež aj umelá inteligencia, ktorú zosobňuje počítač HAL 9000. Je to jeden z najväčších filmových zloduchov, aký sa kedy objavili na plátne. Nejde pritom o klasického zloducha, avšak o vcelku originálneho, ktorého divák nevidí, ale iba počuje. Jeho „hrôza“ nespočíva v jeho fyzickej sile, ale v tom, že je schopný riadiť celú vesmírnu loď a tým ovláda aj životy astronautov. Z tých „živých“ protagonistov má najviac priestoru David Bowman, avšak on je, tak ako aj divák, len pasívny pozorovateľ, ktorý nemá žiadne informácie o výprave Discovery One k Jupiteru alebo aj o tajomnom monolite. Celkovo sa jedná o jeden z najlepších filmov; jedno z najlepších sci-fi a takisto filozofických diel a zároveň najlepší režisérov počin, ktorý možno nazvať majstrovským dielom. Snímka, ktorá bude vždy vyvolávať nielen jej rôznu interpretáciu, ale tiež obdiv nad veľkou predstavivosťou jej tvorcov.

HERCI a HUDBA

   Vzhľadom na to, že snímka nestojí na postavách, tak nemožno tu čakať ani nejaké veľké herecké výkony. Kubrick však patril k tým režisérom, ktorí vedeli nielen vhodne obsadiť dané úlohy, ale aj vyťažiť z hercov ich maximum. Keir Dullea, Gary Lockwood a William Sylvester sa do svojich úloh skvele hodia a napriek tomu, že poslední dvaja nemajú veľa priestoru, tak predviedli postačujúce herecké výkony, rozumej čo im ich priestor, ale aj uchopenie celého príbehu umožňovalo. Douglas Rain bol rozprávačom u spomínaného dokumentu Universe (1960), na základe ktorého si ho Kubrick vybral, aby prepožičal hlas počítaču HAL 9000. Táto voľba sa ukázala, ako správna a potvrdila, že práca herca s hlasom môže byť pre danú postavu a príbeh rovnako dôležitou, ako iný herecký výkon. Rain totižto do svojho hlasového prejavu dokázal zahrnúť viacero emócii, od pýchy, cez nadradenosť, až po strach. Hudbu k filmu pôvodne skladal Alex North, ktorý skladal už pre jeden z režisérových predchádzajúcich počinov, konkrétne pre historický veľkofilm Spartacus (1960), avšak počas post-produkcie 2001: A Space Odyssey (1968) sa Kubrick nakoniec rozhodol nevyužiť jeho skladby, ale použiť klasickú hudbu. Dôvodom bolo to, že hudba tu mala zohrávať veľkú úlohu, pri vytváraní emócii, keďže Kubrick sa snažil divákom sprostredkovať neverbálny audio-vizuálny zážitok z jeho filmu a presne toto mohla, podľa neho, zaručiť len klasická hudba. No a môžem povedať, že to dokázal, lebo každá z vybraných skladieb vynikajúco pasuje k daným scénam a odráža dôležitosť danej scény a toho, čo ňou chcel režisér povedať. Kubrick tu vybral skladby skladateľov, ako: György Ligeti, Richard Strauss alebo Johann Strauss II, pričom neskôr, pri ďalších svojich projektoch si znovu vybral klasickú hudbu.[14] Za zmienku stojí aj to, že hudba sa takmer vôbec neobjavuje v scénach, kde sú nejaké dialógy. Toto je jedna z mála snímok, kde prebrané skladby, teda tie, ktoré nevznikli priamo pre daný film, sa už navždy budú spájať predovšetkým s týmto filmom a zároveň je nemožné si predstaviť, ako by vyzeral, pokiaľ by tu neboli. North mimochodom až do premiéry nevedel o tom, že Kubrick jeho hudobné skóre nepoužil. Niektoré časti z neho síce potom neskôr samotný North využil u tituloch: The Shoes of the Fisherman (1968), Shanks (1974) a Dragonslayer (1981), avšak až v roku 1993 vyšlo toto jeho hudobné skóre po prvýkrát, o čo sa zaslúžil filmový skladateľ, Jerry Goldsmith, ktorý skóre produkoval a zároveň tiež dirigoval celý orchester. Goldsmith nahral jeho hudbu na základe magnetofónových pások, ktoré boli vo vlastníctve Northovej rodiny, avšak tie nemali najlepšiu kvalitu. Pôvodnú hudbu síce uchovávalo Anvil Studios, ale neskôr ju vymazali, keď zavreli svoju pobočku. Časť tohto skóre je možné si vypočuť vyššie, v druhom videu.


HODNOTENIE

99%


[1] So snímkami tejto francúzskej novej vlny sa môžeme stretnúť už u celovečerných debutoch menovaných režisérov. Godard debutoval u À bout de souffle (1960), Chabrol u Le beau Serge (1958), Malle u Ascenseur pour l'échafaud (1958), Resnais u Hiroshima mon amour (1959) a Truffaut si debut odbil u Les quatre cents coups (1959).
[2] Patria sem filmy, ako: Who's Afraid of Virginia Woolf? (1966), Bonnie and Clyde (1967), The Graduate (1967), Bullitt (1968), Night of the Living Dead (1968) a Rosemary's Baby (1968), pričom som vymenoval iba tie najznámejšie tituly a tie, ktoré vznikli len v rokoch 1966 až 1968.
[3] 16. až 28.10.1962 vypukla Kubánska raketová kríza, keď USA odhalili, že ZSSR umiestnili na Kube svoje jadrové hlavice a následne vyhlásili námornú blokádu Kuby. Hrozil otvorený vojenský stret medzi týmito dvomi superveľmocami. Kríza sa skončila potom, ako ZSSR oznámil, že jadrové hlavice z Kuby stiahne.
[4] Tieto diela sa v Japonsku označujú termínom „tokusatsu“ a patria sem ešte sci-fi, ako: Sekai daisensô (1961) alebo Uchu Kaisoku-sen (1961).
[5] Táto poviedka bola napísaná už v roku 1948, ale publikovaná bola až o tri roky neskôr.
[6] Novela s názvom 2001: A Space Odyssey (1968) bola vydaná v júni, dva mesiace po premiére filmu, jej oficiálnym autorom je však uvedený len Clarke, hoci sa na nej podieľal aj Kubrick.
[7] Na konci filmovania, keď sa nakrúcala úvodná sekvencia z praveku ho nahradil John Alcott, pre ktorého to bol začiatok spolupráce s režisérom a robil mu kameramana u troch jeho nasledujúcich projektoch: A Clockwork Orange (1971), Barry Lyndon (1975) a The Shining (1980).
[8] Tento formát začal vznikať v druhej polovici 50-tych rokov a jedným z prvých diel nakrútených v tomto formáte bola historická dráma The Big Fisherman (1959). Ďalšími známymi titulmi sú aj West Side Story (1961), Lawrence of Arabia (1962) alebo My Fair Lady (1964).
[9] Úplne prvý film zachytávajúci Zem z vesmíru pochádza z roku 1959.
[10] Boli to tituly, ako: Metropolis (1927), Things to Come (1936), 1984 (1956), Forbidden Planet (1956), Ikarie XB 1 (1963) alebo Fahrenheit 451 (1966).
[11] Menovať možno tituly, ako: Bílá nemoc (1937), Krakatit (1948), The Day the Earth Stood Still (1951), When Worlds Collide (1951), Gojira (1954) alebo On the Beach (1959).
[12] V tejto skupine sa nachádzajú tituly, ako: Frau im Mond (1929), Destination Moon (1950), The Quatermass Xperiment (1955), On the Threshold of Space (1956), Planeta bur (1962) alebo Robinson Crusoe on Mars (1964).
[13] Potvrdzujú to tieto jeho filmy: A Clockwork Orange (1971), Barry Lyndon (1975), The Shining (1980) alebo Eyes Wide Shut (1999).
[14] Kubrick u A Clockwork Orange (1971) prevzal skladby od skladateľov Ludwig van Beethoven alebo Gioachino Rossini, u Barry Lyndon (1975) to zase boli skladby od skladateľov Georg Friedrich Händel alebo Franz Schubert a u The Shining (1980) to boli naopak zväčša len skladby od jedného skladateľa, Krzysztof Penderecki. Kubrick neskôr to neskôr okomentoval slovami: „Akokoľvek dobrí sú naši najlepší skladatelia filmovej hudby, tak nie sú to žiadny Beethoven, Brahms alebo Mozart. Prečo používať hudbu, ktorá je menej dobrá, keď z minulosti a zo súčasnosti je k dispozícii veľké množstvo orchestrálnej hudby? Keď striháte film, je veľmi užitočné, aby ste si vyskúšali rôzne skladby, aby ste zistili, ako fungujú s danou scénou.“

29. 4. 2020

Chinatown (1974)

   Film-noir je dnes už zaniknutým filmovým žánrom, ktorým sa takto označovali snímky, spájajúce v sebe zväčša prvky drámy, krimi a thrilleru, ktoré vznikali v rokoch 1940, až 1959. Mnohí režiséri však aj po roku 1960 zostali verní noirovým tradíciám, inšpirovali sa nimi a na nich nadviazali, či už príbehom, postavami alebo vizuálnou stránkou. Tieto diela sa dajú označiť termínom post-noir, avšak zaužívanejší je pojem neo-noir, pričom jedným z tých najlepších je práve Chinatown (1974).

STORY LINE

   Napriek tomu, že Chinatown (1974) je neo-noir, tak patrí ešte do podskupiny, zvanej retro noir.[1] Tento termín sa dotýka všetkých neo-noirov, ktorých dej je situovaný do 40-tych a 50-tych rokov, teda v období vzniku tzv. klasických noirov.[2] Chinatown (1974) je však špecifickým, lebo jeho zápletka sa odohráva už v roku 1937, v dobe, kedy sa noir, ako žáner ešte len formoval.[3] Chinatown (1974) mnohí ľudia vyzdvihujú hlavne kvôli geniálnemu scenáru, ktorý vo filmovej histórii patrí k tým najlepším, avšak táto snímka je majstrovským dielom po každej stránke a zároveň je prekvapivé, že uspelo, u divákov a kritikov, už vo svojej dobe.[4] Po technickej stránke zaujme, že tvorcovia si pri vytváraní atmosféry a vzhľadu 30-tych rokov dali veľmi záležať, pričom najväčšiu zásluhu na tom mala výprava, v podobe desiatok dobových automobilov, dobovej technicky a dobového zariadenia interiérov a exteriérov, ktoré dopĺňajú nádherné dobové kostýmy, navyše sa nezabudlo ani na detaily, ako je logo filmového štúdia Paramount Pictures, ktoré v roku 1937 používali. Svoju úlohu tu má aj samotné Los Angeles. Prevažná väčšina klasických amerických noirov bola totižto umiestnená vo veľkomestách, ako napr.: New York, San Francisco alebo práve Los Angeles. Toto veľkomesto síce klasické noirové snímky často využívali,[5] preto je prekvapivé a zarážajúce, že až neo-noir Chinatown (1974) dokázal najlepšie zachytiť atmosféru v Los Angeles na konci 30-tych rokov a pritom je potrebné zdôrazniť, že autori to mali ťažšie, pretože pri tvorbe a vzhľade jednotlivých kulís a scén sa museli vrátiť späť v čase, o 37 rokov dozadu. Podarilo sa im to a exteriérové scény sú nádherné a nielenže z nich priam dýcha dané obdobie, avšak zároveň v nich vyniknú aj samotné miesta v Los Angeles, ako: Archer School for Girls na 11725 Sunset Boulevard; City Hall na 200 N. Spring Street; Echo Park Lake na 751 Echo Park Avenue; The Prince na 3198 West 7th Street; vrátane mnohých ďalších aj v blízkom okolí Los Angeles: 3240 Sunset Valley Road v Moorpark; 40 Narcissa Drive v Rancho Palos Verdes alebo Casino Way, Avalon na ostrove Santa Catalina. Kamera zachytila tieto lokality tak, aby zažiarili a upútali diváka, navyše pri práci s kamerou sa nezabudlo ani na typickú hru so svetlom a tieňmi, ktorá je jedným z charakteristických znakov noirových filmov. Vidieť to najmä u nočných scénach alebo západoch slnka, ktoré sú sami o sebe prekrásne. Po príbehovej stránke treba vyzdvihnúť predovšetkým scenár, ktorý je takmer dokonalým. Nadväzuje na klasické noiry, avšak snaží sa aj prísť s niečím novým a odlišným. Z klasických noirov preberá falošné stopy, nečakané zvraty a zamotané vyšetrovanie. Tieto tri prvky dokopy vytvárajú jedinečný, napínavý a pútavý príbeh. Samotných zvratov je tu hneď niekoľko, avšak nie sú vôbec samoúčelné, ako by sa mohlo zdať, ale pekne vyplývajú z diania/deja a správania/charakterov postáv, čo im potom dodáva svoje význam a zmysel. Odlišným bolo, že celú zápletku sledujeme výlučne z perspektívy hlavného hrdinu, režisér Roman Polański chcel totiž docieliť to, že divák bude priamo zapojení do priebehu vyšetrovania a naraz/spoločne s hlavnou postavou budú odhaľovať spletitú zápletku. Z tohto dôvodu režisér tu upustil od myšlienky použiť voiceover (vnútorný hlas postavy, vyjadrujúci jej myšlienkové pochody), ktorý bol tiež jedným z využívaných atribútov klasických noirov a najviac tam, kde sa vyskytoval nejaký detektív alebo vyšetrovateľ. Detektívna linka je v Chinatown (1974) dosť prepracovaná, vďačí tomu dejovým zvratom, ale aj príbehu, ktorý okrem vyšetrovania zločinu odhaľuje aj iné zločiny, ako: korupciu, podvody alebo staré hriechy z minulosti. Chinatown (1974) má blízko dielu Vertigo (1958), keďže obe majú viacero spoločných elementov, ako napr.: hlavný hrdina je detektív, príbeh je situovaný do prostredia veľkomesta, najvýraznejším žánrom je noir/neo-noir, no a oba majú/obsahujú ešte aj prvky z ďalších iných žánrov, rozdiel medzi nimi dvomi je v tom, že zatiaľ čo, Vertigo (1958) má ešte 5 žánrov (dráma, krimi, mysteriózny, romantický a thriller) a každému z nich sa dostáva rovnakého priestoru, pričom môžu fungovať ako celok, ale aj samostatne alebo v kombináciách, tak Chinatown (1974) má takisto ešte 4 žánre (dráma, krimi, mysteriózny a thriller), avšak až na krimi, nedostávajú tie zvyšné rovnaký priestor, preto nemôžu fungovať samostatne alebo v kombináciách, ale vlastne „iba“ dopĺňajú tie hlavné dva (krimi a noir). Netreba to však vnímať ako slabinu, je totiž správnym, že Chinatown (1974) si ide vlastnou cestou a nekopíruje Vertigo (1958).


   Dramatické momenty pramenia z minulosti ústredných predstaviteľov, kde úlohu hrali najmä staré krivdy, ktoré sa im pred niekoľkými rokmi prihodili, ale aj „komplikované“ pracovné (Gittes) a rodinné (Evelyn) vzťahy. Na prvý pohľad môže Polański vzbudzovať dojem nevhodného kandidáta na réžiu, avšak on už predtým ukázal, že zvládal pracovať s viacerými žánrami.[6] Niekto môže tvrdiť, že Polański „len“ zadaptoval geniálny scenár, ale nie je to až tak pravda. Scenár je síce jeden z najlepších, ale režisér ho musel správne previesť na plátno, navyše prišiel aj s mnohými vylepšeniami, či už pri rozprávaní alebo v scénach, ako napr.: vynechal voiceover; dianie sústredil z pohľadu hrdinu, čím zapojil do deja aj divákov alebo zmenil celý záver. Postavy nesú charakteristické črty noirových predstaviteľov. Jake je typickým noirovým hrdinom: súkromný detektív; cynický; vraví vtipné hlášky, tvári sa drsne a je prenasledovaný svojou minulosťou. Nerád o nej hovorí a do veľkej miery ho poznamenala, keď pred rokmi ako policajt pracoval pre okresného prokurátora v Chinatown. Nemá strach z ničoho a nikoho, pri pátraní sa nedá tak ľahko odbiť a ide za svojim cieľom. V jadre je dobrák a správny chlap. Evelyn je typická femme fatale: chladná, krásna (správaním a výzorom), istým spôsobom nebezpečná (tajomná, nevieme, čo sa dá od nej čakať a aj ju prenasleduje bolestivá a traumatizujúca minulosť, ktorá má súvis s jej otcom. Celá zápletka síce stojí na týchto dvoch postavách, avšak ani tie vedľajšie tu nie sú iba do počtu, ale majú tu svoje opodstatnenie, či už je to Hollis I. Mulwray; Ida Sessions alebo Noah Cross. Vedľajšie postavy tu majú menší priestor, ale to nič nemení na fakte, že aj kvôli ich hereckým predstaviteľom utkvejú v pamäti a budú ideálne dopĺňať hlavné postavy. Celkovo sa jedná o jeden z najlepších neo-noirov, krimi thrillerov a zároveň aj najlepší režisérov počin, ktorý sa môže oprieť okrem perfektného a prepracovaného scenára takisto aj o vynikajúcu výpravu, atmosféru 30-tych rokov a v podstate o celú technickú stránku, ako aj o réžiu, hercov a hudbu. Film, ktorý stále bude očarovávať diváka scenárom plným zvratov a mysteriózno-noirovou atmosférou.

HERCI a HUDBA

   Jack Nicholson je famózny herec a v Chinatown (1974) predvádza ďalší svoj herecký koncert. Vo svojej úlohe je neskutočne presvedčivým a znamenite stvárnil jej charakter, či už je to cynizmus tejto postavy, poznamenanie minulosťou, drsný výzor alebo povaha dobráka. Nicholson navyše svoju postavu zahral tak fantasticky, že je nepredstaviteľné, že by ju mal hrať niekto iný, je to už jeho charakter a zostane ním. Faye Dunaway sa do úlohy femme fatale skvele hodila, navyše tento typ postáv (chladné krásky) jej náramne sedel.[7] Myslím si, že do svojho výkonu dala všetko, ostatne je to vidieť aj v dramatických scénach. V jej prípade takisto platí, že iná herečka z toho obdobia (70-tych rokov) by ju asi nedokázala nahradiť, lebo ona má všetko, čo má femme fatale mať, dokonca aj niečo navyše, vzhľadom na to, ako sa postupne zmení jej úloha v deji. Podstatným u obidvoch hercov je aj fungujúca chémia medzi nimi. Z ostatných hercov vyniká ešte John Huston, ktorý je síce známejší, ako režisér a scenárista,[8] hoci hral aj v niekoľkých dielach,[9] avšak práve až v Chinatown (1974) vytvoril, podľa mňa, svoju najlepšiu postavu, zloducha, ktorý je už na prvý pohľad falošný, odpudzujúci a zákerný. V malej úlohe si tu zahral aj režisér Polański, ako gangster v bielom, ktorý s nožom poraní hlavného hrdinu na nose. Hudbu k filmu zložil Jerry Goldsmith, hoci pôvodnou voľbou bol Phillip Lambro, avšak jeho výsledné skóre len pár týždňov pred premiérou odmietol producent Robert Evans, ktorý našťastie na poslednú chvíľu stihol zohnať náhradu. Goldsmith mal iba 10 dní na to, aby zložil a nahral hudbu. Mal na to síce krátky čas, ale napriek tomu sa mu podarilo vytvoriť jedno zo svojich najlepších hudobných diel, nielen podľa mňa, ale aj mnohí iní ľudia si to myslia. Jeho skladby sa nesú v jazzových tónoch a odrazil v nich všetky žánre, ktoré sú tu prítomné (dráma, krimi, noir, mysteriózny, thriller), v skladbách, ako napr.: The Captive alebo The Boy on a Horse a niektoré majú aj romantické motívy, ako napr.: Easy Living alebo The Way You Look Tonight. Najlepšie sú nasledujúce piesne (celkovo je ich 6): Love Theme from Chinatown (Main Title); Noah Cross; Jake and Evelyn; The Last of Ida; The Wrong Clue a J.J. Gittes.


HODNOTENIE

99%


[1] Ďalšiu významnú podskupinu tvorí tzv. tech-noir, ktorý kombinuje noirové prvky so sci-fi, kam sa môžu priradiť napr.: Blade Runner (1982), The Terminator (1984) alebo Minority Report (2002).
[2] Medzi tzv. retro noir možno zaradiť ešte aj napr.: L.A. Confidential (1997), The Man Who Wasn't There (2001) alebo český Ve stínu (2012).
[3] Týchto predchodcov klasických noirov nájdeme aj pod označením proto-noir a nájdeme tu snímky, ako napr.: I Am a Fugitive from a Chain Gang (1932), francúzsky Le quai des brumes (1938) alebo The Roaring Twenties (1939).
[4] Viaceré tituly nemali to šťastie, keďže prepadli v danej dobe u divákov a kritikov, uznania sa dočkali až o niekoľko rokov alebo dokonca dekád. Bol to prípad aj týchto: Metropolis (1927), The Magnificent Ambersons (1942), Ace in the Hole (1951), Touch of Evil (1958), Vertigo (1958), The Thing (1982) alebo Once Upon a Time in America (1984).
[6] Dôkazom toho sú napr.: psychologická hororovo-thrillerová dráma Repulsion (1965) alebo hororová dráma s mysterióznymi prvkami Rosemary's Baby (1968).
[7] Predtým ich stvárnila v Bonnie and Clyde (1967) alebo v The Thomas Crown Affair (1968), no a neskôr zase v Three Days of the Condor (1975) alebo v Network (1976).
[8] Z tých známejších filmov, ku ktorým napísal scenár a zároveň aj ich režíroval sú: The Maltese Falcon (1941), Key Largo (1948), The Treasure of the Sierra Madre (1948) alebo The African Queen (1951).